GeoSELECT.ru



Искусство и культура / Реферат: Фрески Ферапонтова Монастыря (Дионисий) (Искусство и культура)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Фрески Ферапонтова Монастыря (Дионисий) (Искусство и культура)



Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова



Курсовая работа по древнерусскому искусству
студентки 3-го курса
отделения истории искусства
Бескиной Дарьи



«Фрески Ферапонтова Монастыря»



(. Когда мы говорим о Ферапонтове, наша мысль постоянно обращается к
фрескам Дионисия, а именно потому, что они обладают уникальными
художественными свойствами и поистине завораживающей силой воздействия. Раз
увиденные, они всплывают потом в памяти при одном упоминании только
Ферапонтова.
Фрески Ферапонтова возникли в 1502 году, о чем имеется удостоверяющая
надпись на северной дверной арки: «В лето 7010 (1502)-е месяца августа в 6
день на Преображение Господа нашего Иисуса Христа начата писываться сиа
церковь, а кончана на 2 лето месяца сентяврея в 8 день на Рожество
пресвятыа владычица наша Богородица Мариа при благоверном великом князе
Иване Василиевиче всеа Руси, и при великом князе Василие Ивановиче всеа
Руси, и при архиепископе Тихоне. А писци Деонисие иконник с своими чады. О
владыко Христос, всех царь, избави их, Господи, мук вечных.».Слегка
стершиеся цифры в начале надписи породили немало научных работ на тему
выяснения точной даты фресок, и только недавняя статья вологодского
краеведа-историка Федышина положила конец дискуссии. Путем сопоставления
биографических данных о великом князе Иване (((, его сыне и соправителе
Василии ((( и ростовском архиепископе Тихоне Н.И.Федышин вычислил, что
Дионисий и его «чады» расписывали Богородце-Рождествинский собор с 6
августа по 8 сентября 1502 года. Беспримерно короткий срок работы (всего 34
дня) подтверждается и соответствующим числом так называемых «дневных» швов
на фресках, где отдельные штукатурные наметы занимают только такие участки
стены, которые непременно должны были быть расписаны в течении одного дня.
По наблюдениям А.А.Рыбакова, в подкупольной части собора насчитывается как
раз 34 шва! Особо ( по всей вероятности позже) расписывались алтари
(14дней), западный фасад (4дня) и фреска над гробом Мартиниана на южной
стене (1день). Вся роспись собора, таким образом, заняла 53 дня.
Ко времени росписи Ферапонтова Дионисий был уже знаменит. Еще в 1482
году он возглавил артель, написавшую иконы для иконостаса незадолго до того
построенного Успенского собора Московского Кремля, главного храма
Московской Руси. Это означало признание Дионисия ведущим московским
мастером.
Отдельные произведения иконописи, вырванные из естественного
окружения, воспринимаемые не с того расстояния, не при том освещении, в
значительной степени утрачивают силу своего воздействия. В этом смысле
росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря приобретают особое
значение. Это целостный ансамбль. И хотя не все элементы дошли до наших
дней—изменен внешний облик собора, вынесен иконостас, -- все же основное
ядро сохранилось. Сохранилось самое главное качество этого ансамбля:
живопись неразрывно связанная с архитектурой, существующая в реальной
архитектурно-пространственной среде. Храм стоит высоко, на холме, над
озером, западный фасад обращен к дороге, проходящей внизу вдоль берега,
ведущей к Кириллову. К этой же дороге выходят главные ворота монастыря. И
хотя сам он с течением веков изменился, этот аспект всегда был главным в
восприятии храма. В начале ((( века, когда фасад его не был искажен
переделками, портальная роспись Дионисия была видна издали. Сейчас трудно
сказать, с какой именно дистанции видна была роспись, но, конечно она
была рассчитана на далевое восприятие, тем более, что начиналась не от
самой земли, а с уровня высокого крыльца (рис.№1). Рассматривать фреску
приходилось снизу, постепенно поднимаясь по высокой лестнице, ведущей в
собор. Средневековый человек видел по сторонам врат архангела Михаила и
Гавриила, ему открывалось сияющее лазурью видение небесного мира. Нетрудно
представить себе радостную цветность дионисиевского портала на фоне
однообразного северного пейзажа.
Портальная роспись состоит из двух частей—«Деисуса» и сцен «Рождества
Богородицы». В возглавии художник поместил медальон с образом Спасителя в
охристых, излучающих солнечный свет одеждах. Непосредственно над дверью
изображена Богоматерь с младенцем в окружении подносящих им свои гимны
Иоанна Дамаскина и Козьмы Маюмского (илл.№2). Здесь начинается нить,
проходящая через весь храм, посвященная Богоматери, которая как завершающий
сочный аккорд звучит в апсиде.
Так как монастырский собор посвящен Рождеству Богородицы, Дионисий и
его заказчики разработали программу росписи, в которой преобладают сюжеты
связанные с личностью Марии. Как уже было замечено, начиная с портальной
росписи, представлены сцены, прямо соответствующие посвящению храму.
Непосредственно в храме тема Богоматери получает дальнейшие развитие. В
центральной апсиде представлена Богоматерь Одигитрия, сидящая на престоле,
с коленоприкланенными по сторонам двумя ангелами, «письмо которых
заставляет вспомнить могучую выразительность Феофана Грека, смягченной
нежной изысканностью Андрея Рублева».[1] Богоматерь изображена в красно-
коричневом гиматии и мафории. Этот тон присущ ее одежде во всех клеймах
росписи и является единственно сильным пятном на фоне очень нежных
оттенков. Этим приемом мастер привлекает внимание зрителя к центральной во
всех клеймах фигуре. Присутствие Марии в храме столь велико, что несмотря
на естественные и столь же многочисленные изображения Христа и различных
святых, собор Ферапонтова монастыря может быть назван в прямом смысле слова
церковью Богородицы. Женственная природа Девы и Матери, предстательницы и
покровительницы, сообщает росписи Дионисия ясно ощутимый нами лирический
оттенок, совсем немаловажный для эстетической природы памятника.
Раскрывает тему посвящения собора Рождеству Богородицы живописное
переложение песнопения, исполняемого раз в году на пятой неделе Великого
Поста—Акафиста Богородице. Этот гимн был написан в (( веке византийским
церковным поэтом Романом Сладкопевцем. В 25 строфах Акафиста он прославляет
Богоматерь, Христа и чудо Боговоплощения, причем каждая вторая строфа
содержит поэтическое уподобление, представляющее Богородицу то как «свечу,
сущим во тьме явльшуюся», то как «звезду, являющую Солнце», то как «высоту,
неудобовосходимую человеческими помыслы»…
Все эти поэтические сравнения Дионисий сумел передать в живописных
образах, создав самое совершенное художественное воплощение прославленного
гимна.
Строго и логично организована система росписи храма в целом. Дионисий
исходит из архитектурных членений интерьера, подчиняя им размеры и
пропорции живописных композиций. Этим достигается гармония архитектуры и
живописи, легкая обозримость сцен. Здесь последовательно проведена идея
посвящения храма Богоматери.

(((В ферапонтовских росписях поражает мастерство композиции. Это
относится и к размещению росписи в целом, и к каждой отдельной сцене.
Гибкие линии рисунка организуют движение взгляда зрителя. Склоненные
навстречу друг другу фигуры, плавные жесты, лаконичные линии рисунка
образуют мерный линейный ритм. Этот ритм обогащается отдельными перебоями,
в него вплетаются архитектурные фоны.
Первое, что поражает вошедшего в ферапонтовский храм,-- это
впечатление невесомости всех изображений; как бы вырванные из сферы земного
притяжения, они устремляются вверх, всплывают по столбам, сводам и аркам.
Росписи не имеют единой, фиксированной точки восприятия, они смотрятся в
движении. Для того, чтобы последовательно разглядеть все изображения, нужно
обойти храм, закинув голову, и несколько раз повернуться вокруг оси. При
этом обычные «земные» координаты в какие-то моменты словно исчезают из
сознания, утрачивается представление о верхе и низе, о правой и левой
стороне.
Это впечатление изменения, движения, нефиксированности изображений
усиливается благодаря особенностям решения самих композиций. Даже
построенные симметрично, они не замыкаются вокруг центра, а, напротив, как
бы разлетаются, выходя за пределы отведенных им архитектурных
поверхностей. Иногда этот переход с одной архитектурной поверхности на
другую приобретает не фигуральный, а вполне реальный характер. Некоторые
композиции действительно расположены одновременно на двух плоскостях—как,
например, изображение «Сошествие во ад» на северной стене (илл. №3),
иллюстрирующее одну из песен Акафиста. Правые фигуры, написанные на своде
арки, наклоняются вперед, следуя наклону самой архитектурной формы, в то
время как левая часть группы, помещенная на вертикальной стене, словно
откидывается назад. Изображение расслаивается. Этот прием встречается в
росписи неоднократно. Его можно рассматривать как антитезу принципу строгой
вписанности изображений в архитектурные формы, который определяет искусство
Рублева. Композиционная формула Рублева была воплощением духовной
созерцательности, самопогруженности, интенсивной внутренней жизни, не
нарушающего внешние спокойствия и гармонии. Композиция Дионисия проникнута
гораздо более активным внешним движением, его фигуры сходятся и расходятся,
образуют замкнутые группы, которые словно постоянно меняют свою
конфигурацию, распадаются и образуют новые сочетания. В портальной росписи
три стоящие женские фигуры в левой части фрески зрительно объединены, в
первые минуты они воспринимаются как главная часть изображения, ее
композиционное ядро. Но стоит перевести взгляд на сидящую Анну, как одна из
трех женщин словно отделяется от двух других и складывается другая
трехфигурная группа у ложа роженицы (илл.№4).
Как считал В.Н.Лазарев, «Дионисий воспринял искусство Рублева
односторонне. Рублев подкупал Дионисия прежде всего изяществом и грацией
своих образов, красотой своих красочных и линейных решений. За всем этим
Дионисий проглядел глубокую поэтичность рублевских святых, их наивную и
трогательную непосредственность. Он поставил главный упор не на ценностях
внутреннего, духовного порядка, а на прекрасную внешнюю оболочку».[2]
Присутствует в росписях и тема круга. Она звучит у Дионисия множеством
круглых медальонов с полуфигурами святых, которые разноцветными гирляндами
в один, а иногда и в два ряда украшают подпружные арки. Символический круг
Рублева словно распадается на множество малых кругов—их более 50,-- и мотив
этот, в силу своей многократности утрачивает образную исключительность.
Рублевская композиционная формула единства сменяется у Дионисия формулой
множественности. Здесь нельзя не сказать о «Притче о десяти девах» (илл.
№5), расположенной на западном своде северной стороны. Здесь Христос
изображен на троне в виде небесного жениха, а рядом два ангела. В первую
минуту неподробного рассмотрения композиция напоминает «Троицу», но, если
вглядеться и исследовать ее внимательнее, то получится наоборот, полная
противоположность Рублеву. Композиция не замыкается как у Рублева, а
напротив расходится книзу, таким образом, отображая не круг или
треугольник, с какими принято сравнивать «Троицу», а скорей арку или угол с
расходящимися в бесконечность прямыми.

Ферапонтовские росписи по сравнению с рублевскими поражают своей
многолюдностью. Главные герои редко являются у него в одиночестве, в
большинстве случаев они окружены целой свитой молящихся, поклоняющихся,
прославляющих, слушающих или просто свидетелей.
Но нельзя категорично говорить о разности Дионисия и Рублева. Есть
сцена в росписях Рождественского собора, которая практически идентична
детали иконы в Благовещенском соборе в Москве, принадлежащая Рублевскому
кругу. Речь идет о «Путешествии волхвов» (илл.№6) на северо-западном
столбе. Здесь и в иконе изображены три всадника, символизирующих три
возраста или три уровня земных цивилизаций—древнюю, среднюю и молодую, чем
подчеркивается значимость происшедшего для всего мира.
По мере движения зрителя в интерьере соотношение изображений друг с
другом постоянно меняется: одни сцены или группы фигур исчезают, скрытые
столбом или аркой, появляются другие; как в калейдоскопе изображения
меняются местами, вступают во все новые и новые композиционные связи с
другими изображениями. Поскольку эта перестановка осуществляется в реальном
трехмерном пространстве, постоянно возникает новая шкала масштабных
соотношений. Так, в ряде случаев фигуры, небольшие по размерам, написанные
на поверхности столба или арки и расположенные ближе к зрителю, кажутся
крупнее, нежели фигуры, написанные на стене, но находящиеся на заднем
плане.
Одна композиция переходит в другую. Движение трех волхвов, о которых
шла уже речь, подхватывает и усиливает дуга архитектурной арки (илл.№7).
Эта динамичная линия выносит фигуры всадников за пределы отведенного для
них поля. Создается впечатление, что волхвы скачут по направлению к Христу,
сидящему перед ними на горе, словно они спешат поклониться ему. И хотя
Христос сюжетно принадлежит другой сцене («Исцеление расслабленного»),
такое восприятие кажется оправданным, тем более, что движение всадников,
подчеркнуто направленное, в пределах самой сцены не имеет цели. Зритель
невольно ищет глазами эту цель за ее пределами и находит ее. Композиционно-
сюжетное переосмысление приобретает здесь особую наглядность, поскольку
горки, изображенные в эпизоде с волхвами, продолжаются в соседней сцене с
расслабленным, создавая впечатление единой пространственной протяженности.
Тот же принцип просматривается нами в «Благовещение у колодца»
(илл.№8), расположенном на западной грани северо-восточного столба, ангел
кажется ворвавшимся в пределы изображения из другой, расположенной рядом
сцены исцеления слепого. Движения Христа здесь стремительны, словно он
спускается сверху, с гор широким шагом и, минуя слепца, которого исцеляет
мимоходом, устремляется навстречу Марии в «Благовещении», встречающей его
смиренным взглядом и движением.
В композициях «Собор Богоматери» и «О Тебе радуется» обрамление вообще
опущено, евангельские сцены помещены на сводах, оказываются включенными в
общую хоровую композицию, прославляющую Марию.

(((( Индивидуальной особенностью фресок Дионисия является их
нарядность, сочетающаяся при этом с необыкновенной мягкостью цвета. Нелегко
перечислить все имеющиеся здесь краски, но преобладают небесно-голубые,
белые, розовые, желтые, светло-зеленые и вишневые тона. Несмотря на
очевидный подбор намеренно светлых красок, колорит лишен всяких признаков
вялости. Это достигается за счет использования контрастных звучных тонов.
Определяющим является ярко-голубой цвет, использованный для фоновых частей
росписи. Иногда этот цвет используется и в одеждах персонажей, за счет чего
достигается единство их плоти и пространства, и они кажутся невесомыми,
сотканными из воздуха («О Тебе радуется»). Время и предыдущие реставрации в
значительной мере изменили этот цвет, местами он исчез до подкладочного
серого цвета рефти, местами стерт до белесоватого грунта, но там , где он
сохраняет прежнюю интенсивность, он сияет даже в бессолнечные дни. Это
крупнозернистые азурит, кристаллы которого способны отражать падающий на
них свет и тем самым усиливать игру цвета. Росписи в целом хорошо
сохранились, однако для правильного представления об их первоначальном
колорите нужно учитывать некоторые изменения красок, произошедшие со
временем. Голубые фоны и белесовато-зеленые поземы первоначально выглядели
темнее и насыщеннее по цвету. Специалисты до сих пор не пришли еще к
единому мнению относительно красного цвета в росписи: был ли он более
интенсивным. В любом случае, первоначально вся живопись была ярче.
Наряду с азуритом художники Ферапонтова широко использовали белый
цвет. Но все остальные краски даны в смешанном виде или с их разбелкой
другими светлыми красками. Дионисий широко использовал разбеленные краски
в изображении архитектуры и горок. Смешивание красок открывало Дионисию и
его сыновьям возможности бесконечно разнообразить свою палитру, так как
даже незначительное преобладание в той или иной смеси какого- либо одного
цвета уже давало новый оттенок, иной раз совершенно не встречающийся в
других произведениях монументальной живописи. Особенно выразительны
бархатистые фиолетовые, розовато-зеленые, зеленовато-желтые, жемчужно-
серые, перламутровые и опаловые тона. Сочетанием плотных красок одежд и
прозрачных фонов достигается особый декоративный эффект: цветовые пятна
фигур четко выделяются, в них особую роль приобретают линии контура,
несущие всегда большую смысловую нагрузку. Симметрично размещенные яркие
пятна цвета создают впечатление уравновешенности, статичности каждой сцены.
Цвет фресок выполнял главную преобразующую роль. Входивший в храм
современник Дионисия (как и сегодняшний зритель) должен был испытать на
себе мгновенное, ослепляющее и покоряющее воздействие красок. Это—особый
мир, преображенный цветом и светом. Естественному освещению принадлежит в
интерьере огромная роль. Цветовое решение росписи, общее световое
воздействие ее постоянно меняется в зависимости от внешнего освещения.
Утром и вечером, как раз в часы утреннего и вечернего богослужений, когда
косые лучи солнца зажигают золотом охру фресок и когда начинают гореть все
теплые—желтые, розовые и пурпурные тона, роспись словно освещается
отблеском зари, становится нарядной, радостной, торжественной. При
пасмурной погоде, когда охра гаснет, выступают синие и белые тона. Белые
силуэты фигур на синем фоне по-особому излучают свет, словно белые церкви и
монастырские стены в необычном, каком-то не настоящем освещение летних
северных ночей. Синему в этой росписи принадлежит особая роль. Вся роспись
словно просвечивает синим разных оттенков—синие фоны, одежды, кровли
зданий. Синий цвет имел здесь не только изобразительное и не только
эстетическое, но и символическое значение—это цвет неба и в прямом смысле
этого слова и в богословском аспекте его: это образ света, эманация бога.
Общая для всего средневековья символика синего, конечно, была известна и на
Руси, так же как и символическое значение золота, которое во фресках
заменяется охрой, царственного пурпура, белого, олицетворявшего
непорочность.
Поражает еще и то, с какой свободой древнерусский художник изъясняется
на языке традиционных форм эллинистического искусства. Это можно видеть на
примере портальной росписи. На голубом воздушном фоне высятся светлые
палаты с башенками и колоннами с перекинутыми между ними тканями для защиты
от солнца. Непринужденно и естественно движутся среди них женские фигуры,
полные подлинно античной грации. Их русские лица с мягкими удлиненными
овалами изящно обрамляют изысканно простые одежды, достойные древних
гречанок (илл.№4).
Это возрождение эллинизма на далеком Севере обусловлено не только
преемственностью живописных форм, но и тем, что этические и эстетические
взгляды Дионисия формировались на основе русской культуры, связанной через
Византию с античностью. Общечеловеческие ценности античной культуры
проникали на Русь через писания отцов.
(((Краски Дионисия—предмет давнего интереса художников и ученых. В
1924г. студенты монументального отделения Высших художественно-технических
мастерских Линно и Андреев, а в 1925г. профессор того же отделения
Н.М.Чернышев побывали в Ферапонтове и вернулись в Москву с новостью,
которой было суждено стать легендой, так как она определила специфический
уклон изучения росписей Дионисия.
Речь идет о цветных камнях, которыми тогда были во множестве усеяны
берега Бородавского и Пасского озер и которые в растертом виде на удивление
точно совпадали с красками фресок в соборе Ферапонтова монастыря. Профессор
Н.М.Чернышев сделал естественный для художника вывод, что Дионисий и его
сыновья использовали местные краски, которые повлияли на индивидуальный
колорит фресок. Камни Ферапонтова—своеобразный северный аналог камушкам
Коктебеля: и те и другие придают некую тайну и очарование самой местности.
Свято веря, что Дионисий использовал для росписи собора Рождества
Богородицы местные цветные камни, художники в Ферапонтове пишут чаще всего
найденными здесь кристаллическими и земляными красками. В течение многих
лет так работали местные художники Н.В.Гусев и Е.А.Соколов, которым
удалось собрать наиболее полные коллекции ферапонтовских глин и галек.
Число их сравнительно невелико, но они дают невероятное


количество оттенков,—по словам Гусева, не менее полутора тысяч.[3]1
Копии фресок исполненные Гусевым с применением местных красок, передают все
тональное совершенство живописи Дионисия. Но уже давно закрадывалось
сомнение в том, что последняя работа Дионисия, на завершение которой ему и
его помощникам потребовалось не более двух месяцев, была выполнена столь
кустарным способом. Сомнение привело к исследованиям, и микрохимический и
спектральный анализ пигментов из ферапонтовского собора, предпринятый в
московском институте реставрации, выявил их несходство с красками местного
происхождения и показал, следовательно, что Дионисий воспользовался обычной
практикой: доставил на место заказанной ему работы все нужные краски из
Москвы или Ростова. Да и физически невозможно «натереть» столько местных
камней, чтобы расписать ими в далеко не скупой цветовой гамме целый собор в
короткий срок. Но такие фрески, как Деисус, сцены из детства Марии и два
архангела по сторонам от входа, написаны, кажется, и впрямь с
использованием камней Бородавского озера.
В верхней части собора все зеленые оттенки получены Дионисием либо за
счет смеси синего азурита и охры, либо за счет лессировки, т.е. покрытия
одного слоя краски другим, в данном случае тонкого слоя охры синим
пигментом, либо смесью охры с сажей. Соотношения синего или черного
пигмента с охрой в смеси, толщина лессировки азуритом или сажей давали
бесконечное многообразие зеленых оттенков. Рассматривая роспись снизу,
зритель не в состоянии различить неоднородность красочного материала,
которую можно обнаружить только при специальных исследованиях живописи. На
стенах зеленые одежды написаны Дионисием иначе. Здесь не найти смеси
желтого и синего пигментов. Учитывая близость этих изображений к зрителю,
мастер использовал один яркий пигмент, так называемый «псевдомалахит».
Наиболее богатой и разнообразной по цвету частью росписи как раз и
являются медальоны на подпружных арках под барабаном. И секрет заключается
не в огромном наборе пигментов, которые были в распоряжении Дионисия, а в
неисчерпаемом разнообразии его художественных и технических приемов на
минимуме используемых средств. Все 68 медальонов условно можно разбить
всего на четыре типа: голубые, охристые, светло-розовые, темно-розовые. И
все они написаны одними и теми же пигментами! Разнообразие оттенков
желтого, розового, голубого получено художником применением чистых
пигментов, либо за счет смесей и лессировок белилами подкладочного слоя. В
одном случае слой белил очень тонкий, едва уловимый, и тогда цвет, который
они перекрывают, остается более интенсивным, в другом месте слой белил в
несколько раз превышает по толщине подкладочный слой и последний
практически не виден, а скорее сам придает легкий оттенок белилам --
теплый, если белила лежат на розовой подкладке, или холодный, если белила
лежат на слое сажи и азурита. Впечатление усиливается благодаря различным
комбинациям расположения медальонов на арках. Светло-розовый может быть
рядом с охристым либо темно-розовым, либо голубым—вариантов множество, хотя
медальонов всего четыре типа по цвету. И в каждом медальоне изображены
святые в разных по цвету одеждах: в голубом медальоне розовые одежды, в
розовом—голубые и т.д. В итоге рождается впечатление необыкновенного
разнообразия и красочности, которых Дионисий достиг благодаря виртуозной
технике колориста.
Говоря о восприятии живописи собора Рождества Богородицы, нельзя
забывать, что перед нами памятник, который прожил очень долгую и трудную
жизнь. Если, например, из двух участков живописи, написанных одинаковыми
пигментами, один когда-то промывали либо укрепляли, если один находится в
верхнем регистре росписи, а другой в нижнем, если один более освещен, а
другой находится в углублении стены—они никогда не будут восприниматься
выполненными одинаково. Живописная поверхность как бы живет, пульсирует,
чего, как ни старайся, не достичь при копировании.
Выше говорилось о зеленых и синих пигментах. А что же охры? Охры у
Дионисия необыкновенно чистые, без примесей и посторонних включений,—как в
барабане, так и на стенах и в алтаре собора. Для сравнения с охрами
росписей реставраторы исследовали желтую и коричневую гальку, принесенную с
озера. Каждый камешек состоял из смеси минералов, среди которых преобладали
так называемые желтоцветные. Микропримеси—своеобразный паспорт всякого
минерального сырья—оказались разными в пигментах на стенах и в пигментах,
полученных из гальки. Мог ли Дионисий получить из местного сырья столь
чистую охру, как в росписи собора? Вряд ли. Такую охру могли добыть только
в месторождении, содержащим многоминеральный пигмент, либо получить путем
обжига при высокой температуре, чего опять-таки нельзя было выполнить в
местных условиях. Словом, охры Дионисия также не были приготовлены из
озерной гальки.
Что же получается? Зеленые пигменты Дионисия привозные синие
привозные, охра также не могла быть местной. Да и встречающиеся в росписи
красно-коричневые пигменты целиком состоят из интенсивно окрашенных
частиц, т.е. из специально приготовленного материала, которого нет среди
гальки близких цветов.
Трудно допустить, и мы не имеем письменных подтверждений тому, что
художники начинали роспись храма с поиска материалов и приготовления
краски. На самом деле мастера либо работали своими купленными заранее
красками, за что им особо платил заказчик, либо пользовались красками
заказчика, предоставленными художнику по его списку. Так, например, сын
Дионисия практически одновременно с ферапонтовской росписью расписывал один
из храмов в Иосифо-Волоколамском монастыре, используя краски, приобретенные
и вложенные в монастырь одним из богатых торговых людей. Любую краску можно
было купить не только в крупных городах, но и в Кириллове и в Белозерске. А
в (((( веке за мастерами, которые расписывали Успенский собор в Кирилловом
монастыре, посылали специальные подводы, на которых те везли все
необходимое для работы—краски, кисти, даже ветошь.
Русские иконописцы, миниатюристы, стенописцы были настоящими
профессионалами, как и западноевропейские художники того времени, они
широко использовали в своем творчестве все разнообразие живописных средств
и технических приемов.
Таким образом, подводя итоги всему выше сказанному, мы видим, что
Дионисий настоящий виртуоз и в построении композиции, и в тонком понимании
мира, и в технических средствах и исключительном колористическом подборе.



((Стенные росписи и иконы собора Ферапонтова монастыря—признанная
вершина творчества Дионисия. В их яркой красочности, праздничной нарядности
и торжественности, спокойной уравновешенности композиций отразилась та
эпоха национального самосознания, когда русский человек впервые
почувствовал себя гражданином крупного централизованного государства,
призванного сыграть роль наследника падшей Византийской империи. Вместе с
тем зрителя привлекает в этих произведениях и особый взгляд на мир,
принадлежащий одному из крупнейших мастеров русской средневековой живописи,
его артистизм, только ему свойственное сочетание изящества и
умозрительности.



Литература:



1. И.Е. Данилова. «Фрески Ферапонтова монастыря». Москва, «искусство»,
1970г.
2. «Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри». Москва, «Теза»,1994г.
И.А. Кочетков
О.В.Лелекова

С.С. Подъяпольский

3. В.Н.Лазарев. «Андрей Рублев».
4. Памятники Отечества. Иллюстрированный альманах. «Русская книга», Москва
1992г. Статьи:
. Н. Демина «Наследие великой эпохи»
. О. Лелекова «Краски Дионисия»
5. Ферапонтовский сборник; третий выпуск . Москва, 1991г. Статьи:
. М.А. Алексеева (Ферапонтово). Церкви на Бородаве.
. Г.И.Вздорнов (Москва). Русская Фиваида на Севере.
. О.В. Лелекова (Москва). Консервация красочного слоя росписей
Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.
. С.С Подъяпольский (Москва).Иконостас собора Рождества Богородицы.
. В.Д.Сарабьянов (Москва). История архитектурных и художественных
памятников Ферапонтова монастыря.
. М.С. Серебрякова (Ферапонтово).Образ Царствия Небесного в стенописи
собора Ферапонтова монастыря.
. Н.М.Тарабукин (Москва).Искусство Севера.
6. М.Н.Шаромазов. «Музей фресок Дионисия». «Теза», Москва, 1998г.



-----------------------
[1] Ферапонтовский сборник. Выпуск третий. Из архивного наследия
Тарабукин Н.М.(Москва) «Искусство Севера»,. М. 1991г., стр. 337
[2] В.Н.Лазарев «Андрей Рублев и его школа». М.1966г.,стр.56
[3] Лелекова О.В. (Москва)
«консервация красочного слоя росписей Дионисия в соборе Рождества
Богородицы
Ферапонтова монастыря»
Из Ферапонтовского сборника. Выпуск третий. М.1991г. стр.276.





Реферат на тему: Хеппенинг

2
ЭПОХА ПОСТМОДЕРНИЗМА

Слово «постмодернизм появилось в период Первой мировой войны в работе Р.
Панвица «Кризис европейской культуры» (1914г).
Х. Кюнг предлагает использовать термин во всемирно историческом плане.
Спецификой модернизма Кюнг считал возникновение в 17 – веке новой веры
– веры в разум и прогресс, приведшие к господству четырех доминирующих сил
– естествознание, техника, индустрия и демократия. Недаром системы
модернизма Кюнг связывает с крушением евро-центрической картины мира в
эпоху Первой мировой войны, когда возникла возможность самоуничтожения
человечества.
Типичным признаком постмодернизма является глобальное утверждение
изначальных, более важных чем любые интересы государства, прав человека,
гуманное отношение к науке, технике, индустрии, демократии. Это новое
отношение выражается в осознании наукой своей ответственностью перед
требованиями этики; соотношениями технических достижений с идеалами
человека и человечности; развитии природоохраняющей, экологической
индустрии; осознании подлинно социальной демократии, способной сочетать
принципы свободы и справедливости.
Появляются новые ценности, убеждения, нормы и стереотипы поведения.
Появляются альтернативные движения – феменизм, экологизм, движение за мир и
т.д.
Если раньше предпочтение отдавали развитию таких качеств человека, как
усердие, любовь к порядку, основательность, пунктуальность,
работоспособность, то теперь гораздо большее значение приобретают
человечность, сила воображения, эмоциональность, душевная теплота,
надёжность.
По мнению Кюнг, переход к постмодернизму ни в чём так ярко не
проявляется, как в возращении религиозной культуры.
Существенные трансформации в контексте постиндустриальной культуры
переживает и искусство, переориентирующееся с художественного произведения
на процесс его создания; с автора на массовую аудиторию; с вербальности на
телесность, жест, ритуал.
Постмодернизм в искусстве зарождается в США в конце 50 – х годов и
вступает в свою первую фазу в 60 – е годы. Его концептуальная новизна
состоит в неприятии установившегося в то время деления искусства на
элитарное и массовое и выдвижении идей их диффузии. Борьба против
стереотипно высокого модернизма приобретает многообразные формы. Здесь
можно говорить и об молодёжном движении, и об антивоенных акциях, и о
тенденциях карновализации, эстэтизации политики и повседневной жизни.
Хиппи, рок, фолк, постмодернизм, постперфоманс, поп и т.д. Но всё более
отчётливо посматривается синтез прошлого и
3
настоящего, высокого и низкого в искусстве, установка на амонгальмность
эстетических вкусов.
Вторая фаза постмодернического искусства связана с его распространением
в Европе в 70 – е годы.
Третья, современная, начавшаяся в конце 70 – х годов, ассоциируется с
временем его зрелости; распространяется в странах Восточной Европы и в
нашей стране.



ПОНЯТИЕ ХЕППЕНИНГА

Начало двадцатого века взорвало все предыдущие представления об
искусстве. Произошел полный отказ от классических форм: атональная музыка,
абстрактная живопись, сюрреализм.. Дальше - больше. Искусство в наше время
лишилось даже предмета (картины, книги, и т.д.) и отличительным признаком
его остался лишь творческий акт сам по себе, настолько, насколько считает и
объявляет его творческим сам художник. Делайте что угодно, и это будет
"хеппенинг", или "перформанс".
Хэппенинг (англ. happening - случающееся, происходящее) - разновидность
акционизма. Хэппенинг развивается как событие, скорее спровоцированное, чем
организованное, однако инициаторы действия обязательно вовлекают в него и
зрителей. Хэппенинг возник в конце 50-х годов как форма театра. В
дальнейшем организацией хэппенинга чаще всего непосредственно в городской
среде или на природе занимаются художники. Они рассматривают эту форму как
род движущегося произведения, в котором окружающая среда, предметы играют
не меньшую роль, чем живые участники акции. Действие хэппенинга провоцирует
свободу каждого участника и манипуляцию предметами. Все действия
развиваются по предварительно намеченной программе, в которой, однако,
большое значение отводится импровизации, дающей выход различным
бессознательным побуждениям. Хеппенинг может включать элементы юмора и
фольклора.

ХЕППЕНИНГ И ТЕАТР
Джон Кейдж для узкого круга зрителей поставил в одном из колледжей
первый [pic]хеппенинг. Наиболее элементарная форма хеппенинга — «event»
(«случай»). Пример такого «случая»: На сцену выходит дирижер, кланяется,
поднимает палочку, занавес опускается; появляются два трубача. Они начинают
дуть в трубы, из которых вылетают резиновые рукавицы, разлетающиеся над
залом. На сцене появляется мужчина во
4
фраке, подходит к фортепиано, ударяет по очереди по всем клавишам, потом
перекрашивает инструмент в белый цвет. Далее выходит ребенок с отцом и
матерью. Мать (или отец) купает ребенка, одевает его, оставляет на сцене с
игрушками. Конец зрелища наступает тогда, когда ребенок, которому надоела
игра, уходит со сцены. Самым выдающимся после Кейджа американским
«хеппенингистом», который и дал название этому типичному зрелищу, считается
Алан Капроу. «Хеппенингисты» предлагают идентифицировать жизнь и сцену,
утопическое «соучастие « («со») зрелища и зрителя, зрелища и
действительности — сочетание актерской работы и втянутой в игру публики.
Они уничтожают литературный текст, сохраняя при этом только сценарий как
основу для импровизации, а также предпочитают не традиционные зрительные
залы, а «органическую» среду — улицу, мастерскую, церковь, сарай, хлев,
погреб, горы, морской берег и тому подобное. «Хеппенингисты»
акцентируют такие средства выразительности, как гипербола, гротеск,
грубость в речи, жесте, мизансцене. В хеппенинге нет «героя», есть только
ряд жизненных ситуаций. Наиболее популярный технический термин хеппенинга —
коллаж (нагромождение вещей, участников, эпизодов) и «деколаж» — деструкция
и уничтожение аксессуаров, скандал и нарушение моральных и эстетических
норм.
Хеллоуин - это очень веселый хеппенинг, когда с утра до вечера все (даже
на работе) ходят в маскарадных костюмах, загримированные и угощают друг
друга конфетами. Вечером принято ходить по домам и просить сладкое. Дети
ходят от дома к дому и говорят хозяину "Treat or trick". Это сокращение от
"Give me treat or I will make a trick on you". To есть: или давай угощение,
или будем шалить. Это, конечно, не более чем формальность. Иногда дети
ничего не говорят или просто не успевают сказать, так как им сразу же дают
в руки конфеты, пряники и мелкие деньги. Если хозяин дома желает, чтобы к
нему заходили, он кладет перед своей входной дверью на крыльцо обычную, но
довольно большую тыкву (pumpkin), которую перед этим разрезает пополам,
вынимает внутренности (из них, кстати, варят что-то вроде сладкой каши) и
вставляет внутрь пустой тыквы горящую свечку. Сбоку у тыквы вырезаются
отверстия в виде глаз и рта, и вечером в темноте, когда пламя свечки
подрагивает, кажется, что тыква живая. В Хэллоуин все друг друга
разыгрывают и веселятся от души. Это такой местный аналог нашего Нового
Года (который, как и Рождество, проходит здесь гораздо тише), но гораздо
свободнее и раскрепощеннее. Учащихся школ (начиная лет с 10) отряжают по
домам собирать деньги в фонд детей, попавших в беду.


5
ХЕППЕНИНГ И МУЗЫКА
С 50х гг. в музыке, как и в других видах искусства (например, в театре),
существует такое направление, как хепенинг. Его истоком можно считать
произведение "4'33" (1954 г.) американского композитора Джона Кейджа
(родился в 1912 г.). На сцену выходит пианист, который четыре минуты
тридцать три секунды... молча сидит за роялем, потом встаёт и уходит.
Премьера прошла со скандалом: просвещённая публика решила, что над ней
просто издеваются, а обы ватель получил возможность снисходительно
заметить: "Так и я могу". Намерение шокировать публику, безусловно, входило
в планы автора, но оно не было самоцелью. По мнению исследователей, Кейдж
превратил в музыкальное произведение явления окружающей действительности:
тишину в ожидании начала игры, звуки, производимые слушателями
(покашливания, шёпот, скрип стульев и т. д.). Публика и музыкант таким
образом выступали и в роли исполнителей, и в роли авторов стихийно
возникшей пьесы. Музыка превращалась из слухового образа в образ
зрительный. Это и стало в дальнейшем отличительной чертой хеппенинга:
исполнение произведения становится, фактически, беззвучной пантомимой.
Появление новых методов и стилей привело к изменениям в системе записи
музыки. Композиторы стали искать способы, передающие только общее
направление движения мелодии, так как нередко изменения высоты звуков были
столь тонкими, что не поддавались точной записи. Музыкальный текст мог
приобрести вид графика или сложной схемы. Иногда это приводило к совершенно
неожиданным результатам. Так, партитура оркестровой пьесы "Мета стазис"
(1953 г.) известного греческого композитора Яниса Ксенакеса (родился в 1922
г.) одновременно являлась и архитектурным проектом павильона фирмы "Филипс"
на Всемирной выставке в Брюсселе. Произошло это, конечно, не случайно:
композитор помимо музыки занимался ещё в мастерской французского
архитектора Ле Корбюзье. Движение авангарда насчитывает немало крупных
имён. Одно из них - французский композитор Пьер Булёз. Он родился в 1925
г., музыкальное образование получил в Парижской консерватории в классе
Оливье Мессиана. Творческую жизнь Булёз начинал как сторонник серийной
техники Арнольда Шёнберга, затем стал использовать пуантилизм - метод
композиции, при котором музыкальная ткань создаётся из коротких звуков -
точек, разъединённых паузами. Отсюда название: французское слово point в
переводе значит "точка". Так построен цикл пьес "Структуры" (1952- 1961
гг.) для двух фортепиано или произведение для голоса и инструментального
ансамбля "Молоток без мастера" (1954 г.). В музыке Булёза есть также
элементы сонорики и алеаторики.
6
Значительную роль в становлении авангардной музыки сыграл другой ученик
Мессиана - немецкий композитор Карлхайнц Штокхаузен (родился в 1928 г.). Он
много работал с электронной музыкой. Например, произведение "Пение отроков"
(1956 г.) предназначено для пяти магнитофонов, а в вокальной пьесе
"Спираль" (1969 г.) "живое" пение певца соединено с шумами радиоприёмника.
Под влиянием восточных музыкальных традиций композитор пришёл к мысли, что
музыка должна быть построена на импровизации, которая введёт слушателя в
состояние абсолютного покоя и сосредоточенности на "чистой" жизни звука (т.
е. в состояние, близкое к медитации). Давая исполнителю полную свободу,
Штокхаузен порой вообще не пишет нотного текста. Так, партитура сочинения
"Семь дней" (1968 г.) содержит только словесные указания типа: "Возьми
аккорд", "Держи аккорд", "Ни о чём не думай" и т. п. Любопытным
экспериментом стал цикл "Свет", длящийся семь вечеров. Каждая часть носит
название одного из дней недели и представляет собой сценическое действо с
элементами оперы, балета и хеппенинга (персонажи имитируют игру на разных
инструментах, не издавая при этом ни звука).

ХЕППЕНИНГ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Около 1960 года США сформировали первое и наиболее важное течение:
абстракционный экспрессионизм или живопись действия ("action painting"). В
это же время в Германии образовалось движение Fluxus. Его основоположник Й.
Мачунас выдвинул лозунг: "искусство - игра". После этого последовало
образование поп-искусства в Америке. Позже - гиперреализма. Около 70х годов
открываются новые течения искусства: хеппенинг, перформанс. Таким образом,
уже в 70-ые годы искусство разрушило все границы и искусством можно было
смело назвать всё, что происходит. Однако сушествует и иное мнение.
То новое, что появляется в искусстве в 60–70-е гг. XX в., представляет
собой продукты распада, элементы деконструкции классической изобразительной
системы, приобретающие автономный характер и используемые для создания
различных визуальных форм игровой деятельности. Другие изначально не
связаны с изобразительным искусством: хеппенинг, перформанс, имеют свою
собственную – отличную от изобразительной деятельности – генеалогию,
восходят к ритуальным, обрядовым действиям. Магия, колдовство, танец и т.п.
имеют такие же глубокие корни, как изготовление графических, живописных,
скульптурных образов и знаков, но при этом они разведены у истоков.

7
ХЕППЕНИНГ В РОССИИ
Публичное появление хеппининга в России, возможно началось со
следующего события: Владимир Уфлянд (именно он составил книжки, сопроводив
их эссе и стихами, посвященными памяти поэтов - своими и Льва Лосева)
пишет: "1 декабря 1951 года на лекцию в аудиторию филфака Ленинградского
государственного университета имени А.А.Жданова пришли три студента в
рубахах навыпуск и, записав лекцию гусиными перьями, приготовили из хлеба,
кваса и лука тюрю и стали есть деревянными ложками, распевая "Лучинушку".
Этот первый и единственный в сталинской фараониии хеппенинг проходил с
успехом, пока один по-большевистски крепко закаленный студент не вышел из
оцепенения и не завопил: "Это же троцкистско-бухаринская провокация!". Двое
из этих студентов были Юрий Михайлов и Михаил Красильников (о нем речь
впереди). За "хеппенинг" молодых людей исключили из комсомола и
университета, но не посадили. По словам Уфлян! да, "Юрий Михайлов вместе с
Михаилом Красильниковым исповедовали тогда русский футуризм скорее каменско-
асеевского, нежели хлебниковско-крученыховского толка".
Хеппенинг: необычное мероприятие, имеющее оттенок сенсационности и
потому интересное для средств массовой информации.
Несколько вырезок из репортажей о празднике русского искусства:
- На другом полюсе фестиваля были традиции - да-да, пресловутые "Очи
черные" с "Барыней", но какие! Ансамбль песни и пляски Северного флота
предложил ошалевшей публике чертову смесь из "Яблочка", гопака, чечетки,
присядки, церковных хоралов, советской песни и высококлассного джаза.
Ансамбль народных инструментов "Серпантин" из Ярославля давал концерты
симфонического уровня.
- Праздник русского искусства закончился императорским ужином в отеле
"Негреско": пианист Николай Саввиди играл Рахманинова и Скрябина, подавали
"царскую закуску", "киевские котлеты" и гурьевскую кашу на сладкое. Вдова
знаменитого французского художника Жака Куртанса Изабель объявила о
присуждении приза Courtens d'Or за 2002 год фильму Николая Лебедева
"Звезда". Эту премию, учрежденную на фестивале четыре года назад, уже
получили Инна Чурикова, Андрей Разенков и Никита Михалков.
- Так праздники духа и бренного тела, как жизнь-игра, сплелись на этом
фестивале, образовав шальной хеппенинг, куда публика входила как в
приключение - озираясь и ожидая сюрпризов. Финал прошел на ура, пресса
8
соревновалась в количестве восторженных определений: "великолепно",
"восхитительно", "виртуозно". Французская пресса просто не знает, что ни
эту виртуозную "Барыню", ни восхитительные гармони-домры, ни эти
великолепные традиции древней и глубокой культуры в самой России узреть уже
почти невозможно. Приходится ехать в Ниццу.
Интерес представляют театры хепенинги.
"Тень", напомню, создана на стыке театра и графики. Это театр, где
сюжетом сделали сам процесс творчества, театр-хеппенинг: зритель
зачарованно следит за тем, куда понесет шальную руку художника. В
"Метаморфозах" на теневом экране из "точки-точки-запятой" может явиться что
угодно - публика разгадывает каждый новый виток как ребус и почти всегда
ошибается в предположениях: это театр, где мистификация стала законом
жизни. Придя на "Лебединое озеро", попадаешь на хулиганское оперное
действо, причем до спектакля его авторы скучающе, как говорят с
непонятливым, просвещали меня насчет того, что Чайковский вначале написал
лебединую оперу и только потом сварганил балет. Этот трюк они повторяют с
каждым, включая публику. Многие охотно верят, другие еще охотнее включаются
в игру. Спектакли "Тени" - сложная смесь театров кукольного, теневого,
эстрадного и детского для взрослых. Обстановка там семейная и
необязательная, все напоминает игру в картонный театр-коробочку, где
главный маг и волшебник - собственное воображение. Игра и жизнь сплелись
воедино.
Импровизацию подхватил питерский Формальный театр - лидер нашего
театрального авангарда, тоже известный Европе, Новой Зеландии, Южной
Америке, Зимбабве и немногим избранным в России. В зале оперного типа этот
театр - как рыба килька на берегу: традиционный для него хеппенинг -
путешествие зрителя сквозь предметный мир лестниц-фойе к всегда
неожиданному сценическому пространству, медленное погружение в игру - здесь
невозможен. Но замешенный на импровизации, Формальный немедленно меняет
условия игры, играючи берет языковой барьер - и зал аплодирует стоя.
"Школа для дураков" - визуальные вариации на темы писателя-эмигранта
Саши Соколова, в сущности новый и, кажется, универсально пригодный
театральный метод. Никто не думает об идеях и "посланиях": здесь высший
смысл - игра как некий гул сюрреалистической жизни и ее квинтэссенция. Два
актера дуэтом играют мальчика с раздвоенным сознанием как некий сон о
прошлом, где опять-таки все возможно, все зыбко и неказисто, как усы у
Джоконды. В самом воздухе спектакля, в том, что зовется стилем, зашифрована
советская эпоха приблизительно так, как
9
в гоголевском "Ревизоре" - эпоха досоветская; обе эпохи оказываются едины и
неделимы.
Различные акции носят хеппенинговый характер. Акции галереи «Риджина»,
где кошки выступают в роли собаки Баскервилей; попугаи, посаженные в клетки
в виде букв «С-О-Б-А-К-И» - симулякры последних; перформантс «Пятачок
раздаёт подарки» сулит натуралистическое зрелище всех этапов превращения
хрюкающего кабанчика в куски парной свинины.
Нудистские манифестации «Грачи прилетели».
Эксгибиционистские акции на вышке бассейна «Мрсква» «артиста -
провокатора» А. Бренера.
Хеппенинги «Бесконечное пускание слюней»; «Непрерывное стояние в воде и
гыканье».
Очевидна творческая неоднородность такого рода поисков, их эпигонский
характер и издержки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждая новая эпоха рождала, с одной стороны, становление и выделение
новых видов искусства, их трансформацию, углубление, расширение
выразительных средств, языка искусства, а с другой — их слияние,
взаимодействие и взаимовлияние. В переходные этапы активизировался поиск
новых средств, нащупывание новых путей развития искусства. Сопутствующее
развитию культуры развитие техники также обогащало искусство, определенным
образом воздействуя на выразительные возможности искусства. Так,
усовершенствование строительной техники способствовало переходу от
романского стиля к готике в архитектуре; появление проекционного фонаря
породило такие новые виды искусства как кино, фотография. Примеры можно
продолжать. Таким переломным, переходным этапом был рубеж XIX — XX вв.,
когда художественное творчество обогатило свой язык, расширило возможности
каждого отдельного вида искусства, сформировало новые формы синтеза
искусств. Нечто подобное наблюдается столетие спустя. Современная эпоха в
развитии культуры отличается всеми чертами переходности.
Технообразы, виртуальная реальность, транссентиментализм – это те
художественно – эстэтитеские феномены, которые подтвердили в 90 – ые годы
некоторые из высказывающихся раннее гипотез о возможной
10
эволюции постмодернизма в 21 веке, о возникновении нового этапа в искусстве
и эстетике – постпостмодернизма.



11
Список используемой литературы:

1) Надежда Маньковская «Эстетика постмодернизма»;
издательство «Алетейя», СПб 2000год.



1

ПЛАН

1. Эпоха постмодернизма.

2. Понятие хепенинга.

3. Хепенинг и театр.

4. Хепенинг и музыка.

5. Хепенинг и изобразительное искусство

6. Хепенинг в России.

7. Заключение.



Санкт – Петербургский институт машиностроения



Кафедра философии и социологии



Реферат на тему:

«ХЕППЕНИНГ»



Группа
№1440
Студент
Гусак Е. В.



Санкт – Петербург
2004 год.




Новинки рефератов ::

Реферат: Оценка достоинств и недостатков высшего образования в Российской Федерации. Перспективы и сложности медицинского образования. Оценка достоинств и недостатков подготовки в ММА им. И.М.Сеченова. (Педагогика)


Реферат: Электронная картотека (Компьютеры)


Реферат: Структура взаимодействия в Интернете (Коммуникации и связь)


Реферат: Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информации (Программирование)


Реферат: Денис Давыдов (Исторические личности)


Реферат: Водонефтяные эмульсии (Химия)


Реферат: Иконографический образ Троицы (Культурология)


Реферат: Победа советского народа над фашистской Германией и ее союзниками (История)


Реферат: Авторское право (Право)


Реферат: Кредит (Банковское дело)


Реферат: Демографический кризис в России (Социология)


Реферат: Анализ основных технико-экономических показателей деятельности строительной организации (Аудит)


Реферат: Герб России как отражение ее истории (История)


Реферат: Контрольная работа по гражданскому праву (общая часть) РФ (Гражданское право и процесс)


Реферат: Учетная политика предприятия (Бухгалтерский учет)


Реферат: Влияние самооценки на уровень успешности профессиональной деятельности (Психология)


Реферат: Информатизация банковской системы (Банковское дело)


Реферат: Французская философия XVIII века (Философия)


Реферат: Социальная работа с лицами без определенного места жительства (Социология)


Реферат: Грамматика испанского языка (Иностранные языки)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист